Sobre as Sombras na Aquarela

Tudo começou com as nuvens.

A ideia surgiu da necessidade de mostrar a evolução de uma pesquisa feita sobre monocromia através da técnica da aquarela e colagem.

Foi à partir do meu olhar nas nuvens que surgiu o "momento sombras na aquarela". Após a escolha do suporte, as imagens começaram a brotar em minha mente de forma aleatória, de modo claro e objetivo, facilitando o desenvolvimento do trabalho. O fundo branco do papel, muitas vezes em destaque, realça as nuances e sobreposições das camadas, contrastando tons claros e escuros, assim como a luminosidade, algumas vezes oscilante, mais ou menos intensa, que brinca, sugerindo formas, movimentos e até mesmo sensações, destacando as características da aquarela aliada à colagem.

As inúmeras possibilidades que o tema oferece, associadas à técnica, tráz como resultado a simplicidade da proposta que, destacando a cor pura, em contraste com o papel, evidencia um grande prazer em criar.

Aline Hannun

25 de março de 2015

THE MODERN TIMES MUSEU - Charles Chaplin



No coração da Riviera Suíça, um museu surpreendente revela a vida e os tempos de Charlie Chaplin. Com mais de 3.000 metros quadrados de descoberta, experiência e emoções numa simbiose entre o cênico, o cinematografico, a multimídia e mundo virtual.

Tudo será como um passeio através de uma história cheia de sensibilidade, revelação, excitação e emoção mostrando a mansão mítica de Charlie Chaplin e um novo salão de exposição no meio de 14 hectares com jardins, caminhos e terraços, oferecendo uma vista espetacular do lago no esplendor alpino-suíço.

Será uma incrível viagem no tempo. Experiência única, espetacular e avassaladora.


A abertura está prevista para a primavera de 2016.
 


De pequeno vagabundo a cidadão do mundo

Charlie Chaplin ganhou o carinho imenso de todo o mundo, abrangendo todas as nações, fronteiras, línguas e culturas. Seu nome está escrito nas estrelas, algo que poucas personalidades do século XX poderiam esperar conseguir. Charlie Chaplin é um cidadão do mundo, que se reflete de forma eloquente em sua vida e obra.

Filho de dois artistas talentosos, ele se tornou um artista de circo em sua infância, saiu das ruas escuras de Londres para o showbiz de Hollywood que o lançou no cenário mundial.

A América o adotou como se fosse seu o que lhe permite produzir um legado mundo a fora e tornar-se um ícone de Hollywood reverenciado nos cinco continentes.

Londres recuperou-o em 1921 com uma recepção triunfal. Nos três primeiros dias de sua turnê, ele recebeu mais de 73 mil cartas, postais e telegramas.

Ele escolheu a nacionalidade suíça e foi viver uma vida normal com sua família.



Charlie Chaplin, autor e cineasta do lendário Vagabundo. Um personagem marginalizado, nobre, generoso e sempre divertido: um caráter amoroso e gentil inventado por ele. Nessa obra, Chaplin, com seu enorme talento, proporcionou humor juntamente com reflexão.

Conhecido universalmente como o brilhante ator que deu vida a um personagem nobre em The Little Tramp que divertiu e tocou cinéfilos de todas as idades e de todos os níveis sociais em todo o mundo.

Um mimico apaixonado que combinou gesto e imagens para dar à indústria cinematográfica florescente uma profundidade de emoção anunciando uma nova dimensão para a idade de ouro do cinema.

Como roteirista, foi ousado e inovador. Pintou a condição humana com um olhar crítico e engraçado, refletindo sobre os sonhos e delírios de homem comum.

Diretor de cinema meticuloso, apaixonado na sua busca da perfeição, um mestre de imagens e iluminação que elevou os padrões da indústria para alturas incalculáveis.

Um produtor prolífico cuja arte continua a ser significativa, universal e inspiradora até hoje, quando o mundo tem uma grande necessidade de riso e emoção.

Charlie Chaplin nos faz rir. Ele traz alegria e felicidade para um mundo que ele vê com humor intemporal e emoção. Sua personalidade, seu humanismo sem limites, a sua indignação com a injustiça para o homem pequeno e a crítica que ele cobra às muitas formas de opressão, se combinam para dar uma dimensão humana, social e universal ao seu trabalho.

Seus roteiros apresentam um pequeno cavalheiro mundano-sábio, encantador, cortês, cativante, engraçado, romântico, irreverente e às vezes rebelde, contidos nos caprichos do tempo e na nossa busca pela dignidade e felicidade.

Como cineasta ele atingiu uma maturidade artística caracterizada por uma fusão de comédia e drama com uma técnica cinematográfica beirando a perfeição.

Charlie Chaplin é um colosso entre gigantes. Ele revolucionou a 7ª Arte e suas obras continuam entre as maiores obras-primas do século 20. 



Autor, escritor, músico, mimico, ator, produtor, diretor, Charlie Chaplin trouxe para o cinema, substância e humanismo que o arremessou para a linha de frente desta grande forma de arte do século 20.

Seu nome permanece até hoje associado a um trabalho universal em termos de conceito, de prestígio e de inovação.

Cento e vinte anos depois de seu nascimento ... Quase cem anos depois de sua estréia nos palcos ... Trinta anos depois de sua morte ...

Chaplin continua a ser um ícone lendário, uma estrela ainda intensamente resplandecente ao longo da história do cinema por onde passou.



Assista a um trecho do filme The Lion's Cage de Charlie Chaplin












 
 
 

18 de março de 2015

Exposição Cor e Estrutura de Renata Tassinari no Instituto Tomie Ohtake



Presente desde o início de sua produção, seu interesse pelos contrastes cromáticos consolidou-se como pesquisa constante, incorporando a geometria como importante elemento compositivo.
 
Exposição Cor e Estrutura

O Instituto Tomie Ohtake recebe 50 obras da colorista Renata Tassinari. São pinturas feitas de 1980 até 2013, que apresentam ao público a rica trajetória da artista paulistana, Renata toma como fio condutor a importância que o procedimento que a colagem adquiriram na formação da sua poética.
 


Renata acredita que uma tela pode receber muito mais do que tinta, o que justifica a presença de lixa, madeira, borracha, papelão e muitos outros elementos em suas obras, a partir de determinado período.
 

 
Renata iniciou sua vida artística com pinturas que mesclavam elementos figurativos com a gestualidade (característica marcante dos anos 80) e, aos poucos, abandonou tais elementos dando lugar a uma ampla pesquisa de cor que é a marca de seus trabalhos até hoje. A aplicação de lixa, madeira, borracha e papelão, bem como esmalte sintético, possibilitou a criação de diferentes relações entre a cor e o suporte. Na mostra é possível ver a evolução de seu trabalho, assim como a mudança de suas influências. 


 
Ao mesmo tempo que suas pinturas revivem a força das cores puras, elas também promovem a relação de Renata com as coisas ordinárias do mundo. É possivel perceber o dilema entre a pureza abstrata da cor e das formas geométricas junto a heterogeneidade da vida contemporânea.
 

 
Detalhes de uma das telas expostas



Renata Tassinari - 2002 - bastão a óleo sobre papel - 55x21cm
 
 
Sobre a artista
 
Renata nasceu em São Paulo em 1958. Formou-se em Artes Plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em 1980. Paralelamente, estudou desenho e pintura no ateliê dos artistas Carlos Alberto Fajardo e Dudi Maia Rosa. Nos anos 80, realizou estampas com motivos indígenas para a Arte Nativa Aplicada - ANA.

Nos últimos anos a pintura de Renata Tassinari se transformou em um campo fértil de pesquisas e inovações. O quadro deixou de ser um elemento neutro e passou a fazer parte da estrutura da obra. A artista pinta sobre uma superfície de acrílico que, numa abordagem mais tradicional, seria parte do enquadramento de uma obra. Ao mesmo tempo, deixa a moldura de certas seções da obra cobrir apenas um papel em branco. Onde deveria haver a transparência do acrílico protetor de uma folha de desenho, passa a haver pintura e, inversamente, onde a folha de papel se deixa ver, há apenas o branco do papel que assim se transforma em cor.

De início, os procedimentos acima se desdobravam em séries que alternavam as cores acrescentadas sobre o acrílico e o branco emoldurado das folhas de desenho. Com o tempo, ela passa a tratar partes do quadro como coisas, também outras coisas poderiam ser elementos das obras. Madeiras de diferentes colorações e ranhuras, e a inversão do avesso de uma moldura de acrílico, têm sido a prática mais recorrente.

A cor sempre foi um elemento fundamental na obra da artista. Colocar cores num quadro e pelo quadro habitar o mundo com cores, essa é uma breve descrição do ela sempre buscou. Entre o mundo e o quadro - ao tratar partes da obra também como coisas do mundo, como coisas palpáveis - agora surgem relações mais próximas, e percebemos um trinômio obra/cor/mundo sempre se insinuando em seu trabalho. 
 
 
Conversa Informal:
 
Visitei a exposição de Renata Tassinari no Instituto Tomie Ohtake e fiquei encantada com a distribuição harmonica das cores usadas nas obras, a exposição apresenta telas nos tamanho grande e médio que podem ser observadas a distância. Também fui surpreendida pela qualidade dos trabalhos. O local é agradável, estacionamento com manobrista e a entrada é gratuíta. E você ainda pode aproveitar para visitar as outras exposições que se apresentam no momento. Eu recomendo! 

 
Apresentação das obras na exposição
 
 
Detalhe da obra
 
 
Serviço

Exposição Cor e Estrutura de Renata Tassinari

Quando: Até 29/03 - De terça a domingo das 11h às 20h

Quanto: Gratis

Onde: Av. Faria Lima, 201 - entrada pela Rua Cotopés - Pinheiros - SP - tel: (11) 2245-1900













 
   

11 de março de 2015

MAM Apresenta - Museu Dançante

 
Museu Dançante

O MAM, em conjunto com a São Paulo Companhia de Dança realiza a mostra Museu Dançante. A mostra acontece na Grande Sala e na Sala Paulo Figueiredo.

Como um corpo se posiciona? As artes visuais e a dança encaram o desafio comum de lidar com corpos no espaço. Para a dança, a ocupação de palcos e tablados sempre foi associada ao movimento, mas a escultura tradicionalmente trabalha com objetos parados.
 
 
Bailarino da São Paulo Companhia de Dança no MAM. Coreografia que interage com obras de arte
 
No entanto, as artes visuais ultrapassam as fronteiras estabelecidas ao produzirem obras que convidam o público a agir, abandonando a posição passiva característica da contemplação. Para explorar aspectos ligados à dança, a bailarina e diretora Inês Bogéa, da São Paulo Companhia de Dança, foi convidada para compartilhar a curadoria com o curador Felipe Chaimovich, do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Além de poder circundar a escultura, o público passa a tocar, penetrar, subir, descer, pisar, sentar, deitar etc. Essas obras criam, assim, situações de movimentação do público que transformam as exposições em locais de intensa interação corporal, para explorar aspectos ligados à dança.
 

Templo (2000) -  Franklin Cassaro
 
O desafio trazido ao museu pelas obras que levam o público a se movimentar pelo espaço motivou o convite à São Paulo Companhia de Dança para experimentar o processo de criação de coreografias no MAM. Foram selecionadas obras do acervo que contêm elementos de composição compartilhados pela dança: gravidade, desequilíbrio e flutuação. Além de esculturas, foram também selecionados desenhos, performances, instalações, fotografia e filmes que motivem o público a se mexer.

A disposição das peças na Grande Sala permite ao coreógrafo propor movimentos aos bailarinos no mesmo espaço habitado pelo público do museu. Não há palco nem plateia: o movimento do público e o do bailarino compartilham o mesmo solo, ambos motivados pelas obras lá expostas. O museu não é um lugar de repressão corporal e silêncio: para incitar o público a se ver como agente da criação artística, recebemos a São Paulo Companhia de Dança para um baile das artes.


A São Paulo Companhia de Dança foi convidada a ocupar a sala Paulo Figueiredo para uma experiência de criação de coreografias no museu. Durante alguns dias da semana, o público poderá acompanhar ao vivo o processo de trabalho de coreógrafos com os bailarinos. A experimentação poderá resultar num espetáculo ou não, pois seu foco é a vivência do cotidiano do MAM pelo corpo de baile.

Nos períodos de intervalo, serão exibidos filmes sobre a produção da São Paulo Companhia de Dança, bem como seus documentários sobre expoentes da dança no Brasil.


Conversa Informal

Estivemos na última quarta-feira, artistas do ateliê Elo das Artes e eu, visitando a exposição Museu Dançante no MAM no Parque Ibirapuera. É sempre um passeio muito agradável por se tratar de um local privilegiado, rodeado de paz e muito verde. A exposição surpreende pela simplicidade das obras apresentadas. A harmonia das obras com movimentos, em sintonia com o Corpo de Dança, traz ao expectador a oportunidade de interagir e participar com desenvoltura do que poderia ser uma simples exposição. Eu recomendo.
 
 
Artistas do Ateliê Elo das Artes observando as obras do Museu Dançante
 

 
Artistas do Ateliê Elo das Artes no Café do MAM
 
 
Serviço:
 
Exposição 'Museu Dançante"
 
Quando: Até 20/03/15 - de terça a domingo e feriados, 10h às 18h.

Onde: MAM Museu de Arte Moderna - Parque Ibirapuera, s/nº - Próximo ao Portão 3 - S.P.
Tel: (11) 5085-1300

Quanto: Entrada: R$ 6,00  - grátis aos domingos 
 
 
 
 
 





 

4 de março de 2015

Galeria Nara Roesler apresenta "Horizonte, Deserto, Tecido, Cimento" de Fabio Miguez



 
Horizonte, Deserto, Tecido, Cimento - Fabio Miguez

A Galeria Nara Roesler abre seu calendário de exposições de 2015 em SP trazendo a mostra Horizonte, Deserto, Tecido, Cimento, que engloba a nova produção de Fabio Miguez, nome consagrado da geração dos anos 1980. Um dos integrantes do antológico ateliê Casa 7 ao lado de Nuno Ramos, Rodrigo Andrade, Carlito Carvalhosa e Paulo Monteiro, Miguez traz à galeria o resultado produzido nos últimos dois anos de uma pesquisa que remonta a 2009.

A partir dessa época, o artista desenvolveu uma imagética concisa, unindo uma iconografia geométrica própria a palavras extraídas, num primeiro momento, de poesias de João Cabral de Melo Neto, entre outras fontes. "Busquei João Cabral porque suas poesias são secas, limpas, de característica substantiva. Quando as palavras são muito bonitas, podem dar um ar de mau gosto", afirma Miguez.
 

 
Na definição de Tiago Mesquita, que escreveu o texto de apresentação da mostra, "Não é por acaso que Miguez, para compor essas imagens, se valha de figuras e temas retirados das pinturas de Piero della Francesca e Henri Matisse. Da mesma forma que toma emprestadas palavras dos textos de João Cabral de Melo e Samuel Beckett. O artista elenca um repertório de fragmentos apropriados ou inventados que são sintéticos, diretos. Eles nos sugerem essa beleza que tem algo de vaga, algo de uma memória que se esvai rapidamente. É um telhado, que será um trapézio, uma diagonal, um cinza, um horizonte de partida".

De fato, o que se constata em suas telas atuais é uma destreza límpida na composição com elementos geométricos e de escrita. As formas criadas não ferem a superficialidade da pintura, que, mesmo ao oferecer perspectiva, não se insinua para além da bidimensionalidade. A aparente crueza do traço disfarça a exímia qualidade pictórica, que nesse conjunto é constituída pela sobreposição de camadas finas, parecendo esgarçar-se e permitindo o vislumbre da camada anterior.



É que nesses trabalhos, mais do que na maestria do que está visível, o sentido surge além, fora do plano. No encontro entre figuras rudimentares e a escrita substantiva e despida de floreios, o artista situa a tensão entre o que se pode visualizar e os sentidos inerentes aos signos impressos. Os elementos gráficos são reincidentes, como se o artista criasse seu próprio universo, seu léxico particular.

Mesquita define: "É como alguém que, ao te contar de um dia feliz, enumera algumas lembranças dispersas: o clima estava quente, o céu era azul, estava deitado diante de uma parede inclinada. Alguma experiência desse sujeito é contada, mas o que chega a nós são os resíduos: fragmentos soltos com pouca relação entre eles. Não temos uma dimensão íntegra do espaço recriado. Ele parece sem amarração. Como se estivesse a se dissipar e dar lugar ao deserto".
 


Assim, o espectador é surpreendido pelo hiato que subverte a visão viciada e cotidiana. Nas palavras do crítico Lorenzo Mammi, Fabio Miguez não vai "aderir a um sistema geral de comunicação, em que todo traço é signo de alguma coisa, e sim, ao contrário, fazer com que cada signo se torne traço, ou seja, participa de uma configuração da qual não faria sentido separá-lo, e que modifica ao mesmo tempo em que é modificado por ela."

Serviço:
 
Horizonte, Deserto, Tecido, Cimento - Fabio Miguez
 
Onde: Galeria Nara Roesler - Av. Europa, 655-  Jardim Europa - (11) 30632344 - (11) 3088-0593

Quando: Até 28/03/15 - segunda a sexta das 10h às19h e aos sábados das 11h às15h